Mostrando entradas con la etiqueta Exposición. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Exposición. Mostrar todas las entradas

13.9.14

Dance & Fashion . The Fashion Institute of Technology



Dance & Fashion
Special Exhibitions Gallery
September 13, 2014 – January 3, 2015

Join the conversation on Twitter with hashtag #dancefashion and see more photos on Flickr! Register for one of our Dance & Fashion Fashion Culture events, including a Martha Graham dance performance, a conversation with Misty Copeland and Dr. Valerie Steele, a dance workshop by Team Vicious, and screenings of Flamenco, Flamenco and the films of Charles Atlas.

Dance & Fashion is a stunning exploration of the relationship between these two embodied art forms. Organized by the museum’s director, Dr. Valerie Steele, and set in a dramatic mise-en-scène created by architect Kim Ackert, Dance & Fashion features nearly 100 dance costumes and dance-inspired fashions, ranging from the 19th century to the present, many of which have never been exhibited.

Dance & Fashion opens with a superb display of ballet costumes and related fashions from the 1830s and 1840s, the era of the Romantic ballet. A rare Spanish-style costume worn by the great ballerina, Fanny Elssler, is accompanied by fashions of the period. A costume by Christian Bérard for Symphonie Fantastique, along with a costume by Mme Karinska for Ballet Imperial, demonstrates the evolution of classic ballet costume, while a costume from Creole Giselle for the Dance Theater of Harlem evokes the continuing appeal of the Romantic ballet. 

Christian Dior’s Black Swan ball gown epitomizes ballet’s influence on fashion design. Conversely, Marc Happel, costume director of New York City Ballet, has said that his costumes for Symphony in C were inspired by fashions designed by Dior and Balenciaga. The pointe shoes of famous dancers such as Anna Pavlova and Margot Fonteyn are juxtaposed with high-fashion styles by Christian Louboutin and Noritaka Tatehana that were inspired by ballet shoes.

The Orientalism of the Ballets Russes (1909-29) has also influenced generations of fashion designers, from Paul Poiret to Yves Saint Laurent. A costume from Schéhérazade, 1910, designed by the artist Léon Bakst and recently acquired by The Museum at FIT, is the centerpiece in a display of extraordinary fashions and costumes, including a couture ensemble from Yves Saint Laurent’s 1976 Ballets Russes collection and an ensemble by Ungaro worn by Princess Caroline of Monaco. There are also costumes worn by dancers such as Rudolf Nureyev and Mikhail Baryshnikov.

Among the fashion designers who have created costumes for the ballet are Yves Saint Laurent and Riccardo Tischi of Givenchy (for the Paris Opera Ballet), Christian Lacroix, and Jean Paul Gaultier, plus Valantino Garavani, Prabal Gurung, Giles Mendel, Olivier Theyskens, Rodarte, and Iris Van Herpen, all of whom have created costumes for New York City Ballet.

Stella McCartney, man’s tattoo costume for Ocean’s Kingdom, Fall 2011, by New York City Ballet © The Museum at FIT
Halston, woman’s costume for Tangled Night, 1986, lent by Martha Graham Dance Company. © The Museum at FIT
Rodarte, woman’s costume for Two Hearts, Spring 2012, lent by New York City Ballet.  © The Museum at FIT

Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

Cristobal Balenciaga 1950, France. Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

Léon Bakst "Sherezade" 1910, France. Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

Valentino, 2012 New York City Ballet. Dance and Fashion: Two Inseparable Expressions of Art at the FIT in New York

12.9.13

Masterpieces of Tibetan and Nepalese en el Metropolitan Museum of Art


BUDDHA SAKYAMUNI
Central Tibet, 12th–13th century - Brass with color pigments
H. 15 1/2 in. (39.4 cm); W. 10 7/16 in. (26.5 cm); D. 8 5/8 in. (21.9 cm)
Purchase, Lila Acheson Wallace, Oscar L. Tang, Anthony W. and Lulu C. Wang and
Annette de la Renta Gifts, 2012

CHAKRASAMVARA AND VAJRAVARAHI
Nepal, 1575–1600 - Tangka, gouache on cotton
Image: 28 x 24 in. (71.1 x 61 cm)
The Miriam and Ira D. Wallach Foundation Fund, 2012


WHITE TARA AND GREEN TARA
Western Tibet (Guge), 1450–1500 - Tangka, gouache on cotton
Image: 20 1/4 x 20 in. (51.4 x 50.8 cm)
Purchase, Oscar L. Tang Gift, in honor of Agnes Hsu, 2012

2.7.13

Fellini – The Exhibition


 8½, de Federico Fellini (1963)

From 30 June to 22 September, EYE presents a major exhibition on Federico Fellini, one of the most image-defining masters of post-war Italian cinema. 'Fellini – The Exhibition' unravels the filmmaker’s universe, taps into the sources of his fertile imagination and brings the vital power of his work into the limelight. 20 years after his death, large projected film fragments, photographs, archive documents and posters – from the EYE collection among others – provide insight into the obsessions and motivations of the man behind La strada, La dolce vita and 8½.

Federico Fellini (1920-1993), possibly the most famous filmmaker that Italy has ever produced, had a career that spans forty years. Those forty years yielded titles that have become forever ingrained in the memory of every film buff. The bellowing escape artist from La Strada (1954), the tormented high-society reporter from La dolce vita (1960), the tyrannical director with a whip from 8½ (1963) or the woman who lovingly clasps the young boy from the village between her large breasts: these figures have developed into archetypes of a universe that we have come to call ‘Fellinian’. A universe in which Fellini’s alter ego – played by Marcello Mastroianni on several occasions – turns up in ever changing guises and passes a parade of grotesque human weaknesse.

EYE Film Institute Netherlands

Fellini – The Exhibition . EYE Film Institute Netherlands

21.2.13

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 2013


Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su 57º edición.
Del 18 al 22 de febrero de 2013 en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid. 

La moda española se viste de largo. MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID (MBFWM), organizado por IFEMA y considerado el gran motor de la creatividad y el diseño en España, volverá a mostrarse como el mejor exponente de la calidad y diversidad creativa en nuestro país en el transcurso de su 56º edición.

Durante cinco jornadas, las pasarelas del pabellón 14.1, en el DC Area de Feria de Madrid, serán, como es habitual, el escenario de presentación, en esta ocasión, de las nuevas propuestas para la Primavera-Verano 2013 de los 41 creadores españoles participantes. Asimismo, una veintena de jóvenes diseñadores emergentes presentarán sus colecciones para la Primavera-Verano 2013, en el Showroom de EGO, en el CIBELESPACIO, con venta directa al público.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el gran motor de la creación y el diseño en España.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 2013

5.2.13

Van Cleef & Arpels: Joaillerie florale


Autant les années 1970 sont synonymes de liberté, autant la décennie suivante est le lieu d’un retour à l’ordre où simplicité et sobriété sont de mise. En se démocratisant, la joaillerie devient un plaisir au quotidien. Les parures se font plus classiques mais toujours originales, avec des constructions savantes élaborées à partir d’un jeu subtil de lignes géométrisées. Les diamants taille brillant sont mêlés aux perles fines. Dans le domaine de la bijouterie, des matières organiques telles que le corail, l’ivoire et la nacre sont associées à l’or.


Van Cleef & Arpels. L’art de la haute joaillerie. Les années 1980-90
Les Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris

31.1.13

24.1.13

David Bowie is: About the Exhibition

The V&A has been given unprecedented access to the David Bowie Archive to curate the first international retrospective of the extraordinary career of David Bowie. David Bowie is will feature more than 300 objects that include handwritten lyrics, original costumes, fashion, photography, film, music videos, set designs and Bowie's own instruments.

Victoria and Albert Museum
The world’s greatest museum of art and design
23 March – 28 July 2013. 

The Archer Station to Station tour, 1976 John Robert Rowlands

Striped bodysuit for Aladdin Sane tour 1973
Design by Kansai Yamamoto Photograph by Masayoshi Sukita. Sukita The David Bowie Archive,  2012

Original photography for the Earthling album cover, 1997
Union Jack coat designed by Alexander McQueen in collaboration with David Bowie
Photograph by Frank W Ockenfels 3 © Frank W Ockenfels 3



 Album cover shoot for Aladdin Sane, 1973. Photograph by Brian Duffy © Duffy Archive

20.11.12

Salvador Dali - Le Centre Pompidou

Le Centre Pompidou rend hommage à l'un des créateurs les plus complexes et prolifiques du XXème siècle : Salvador Dalí. Plus de trente ans après la rétrospective que l'institution lui avait consacrée en 1979-1980, cette exposition demeure à ce jour le plus grand succès de fréquentation de son histoire. 

Salvador Dali  - Le Centre Pompidou
21 nov 2012 / 25 mars 2013

BRASSAÏ
Dalí et Gala dans son appartement de Paris, 1932 - Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2012

4.11.12

Danza ! La dinámica de la sensación

La fotografía de Thierry Malty por Rose Marie Barrientos.

“Lo pintado es la sensación. Lo que está pintado en el cuadro es el cuerpo, no en tanto que se representa como objeto, sino que es vivido como experimentando tal sensación”.

Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación


"Glissade, arabesque, pirouette, entrechat… Los cuerpos, agiles y ligeros, marcan la trayectoria de la danza, hábil maniobra concertando ritmo y peso, tiempo y espacio. Es ese el itinerario que se tendría que mostrar para revelar la quintaesencia de la danza. Pero la fotografía no dispone de los medios técnicos para capturar la dimensión temporal de este arte, puesto que la imagen fotográfica tiende mas bien a interrumpir, a confinar, a suspender el movimiento" Rose Marie Barrientos

Danza ! La dinámica de la sensación (fr. Danse ! La dynamique de la sensation) pertenece al catálogo de la exposición de fotografía de Thierry Malty (Galerie Bailly Contemporain, Paris - 13/11 al 23/12 - 2009) y es gentileza de Rose Marie Barrientos (historiadora de arte y curadora independiente). 

©Thierry Malty

 ©Thierry Malty

 ©Thierry Malty

1.11.12

Schiaparelli : La mujer surrealista

"Un vestido se convierte en un objeto indiferente, a veces en una lamentable caricatura de lo que una quería que fuese: un sueño, una expresión" Elsa Schiaparelli

Chanel murió en 1971, a los 88 años de edad, dejando una casa de costura en plena forma hasta el día de hoy. Schiaparelli murió en 1973, a los 83 años de edad, dejando un menguado archivo de 88 vestidos y accesorios para las colecciones de la Unión Francesa de las Artes y del Traje, y un inmenso y creativo legado de ideas e innovaciones que siguen funcionando en la actualidad. Fue ella quien inventó el desfile de moda concebido como espectáculo y provocación para el público, con largas y apretadas colas de espera. Fue ella quien se anticipó al mundo de las licencias industriales. Fue ella quien introdujo las gafas de sol, la lencería y los bolsos con firma. Y todas las demás innovaciones relatadas en este texto.

La mujer surrealista
Por SILVIA ALEXANDROWITCH
1 OCT 2006 - El País


Gafas de Elsa Schiaparelli

22.10.12

Exposición. María Blanchard



Exposición. María Blanchard
Vista de sala  ©Joaquin Cortés/Román Lores
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012

La exposición monográfica sobre María Blanchard (Santander, 1881 – París, 1932), organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Botín coincidiendo con el 80º aniversario de su desaparición, busca reivindicar el trabajo de esta artista española, cuya entrega total al mundo del arte le valió para convertirse en una de las grandes figuras de la vanguardia de comienzos del siglo XX.

Después de ser mostrada en la sede de la Fundación Botín de Santander su etapa cubista, la exposición recala en Madrid, donde amplía su discurso. El Museo Reina Sofía presenta una retrospectiva que abarca por completo la trayectoria artística de Blanchard a través de 74 obras, la mayoría de ellas pinturas. Además, reúne una selección de once dibujos que permiten al visitante percibir el virtuosismo técnico de esta artista, así como una variada documentación en torno a la figura de Blanchard.

La exposición narra, cronológicamente, la trayectoria profesional de María Blanchard, diferenciando tres etapas artísticas. La primera sala está dedicada a su Etapa de Formación (1908-1914) y presenta algunas de sus obras más tempranas, en las que queda reflejada la influencia de sus diferentes maestros. El recorrido expositivo continúa revelando 35 pinturas de su periodo Cubista (1913-1919), movimiento al que Blanchard se adscribe en París y al que aporta plasticidad y sentimiento. A continuación, y como nexo de unión entre esta etapa y la siguiente, la muestra reúne en una sala casi una docena de dibujos cubistas y figurativos realizados por Blanchard en ambas etapas. Para terminar, la última gran sala de esta retrospectiva concentra, bajo el epígrafe Retorno a la Figuración (1919-1932), su última fase artística en 26 pinturas. En esta última década de su vida, la obra de Blanchard evoluciona alejándose del cubismo para regresar a la figuración.

Coetánea de Picasso, Gargallo, Diego Rivera, Juan Gris, Jacques Lipschitz o André Lothe, María Blanchard perteneció a una generación de creadores de gran relevancia. Sin embargo y a pesar de que trabajó junto a varios de ellos, una serie de hechos ajenos a su devenir artístico provocaron que la artista no consiguiera, en igual medida, ese reconocimiento. “Esta muestra trata de poner en valor la aportación de una mujer entregada en su totalidad al arte durante los primeros años del siglo XX y a la que su amigos, grandes artistas, reconocieron como otra grande”, aclara Mª José Salazar, comisaria de la exposición.

PUBLICACIÓN
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía y la Fundación Botín han publicado un libro sobre la vida de María Blanchard, que analiza sus diferentes etapas artísticas y contiene las reproducciones de todas las obras expuestas en ambas sedes. La publicación ha sido editada por Carmen Bernárdez e incluye textos de Eugenio Carmona, María Dolores Jiménez-Blanco, Griselda Pollock, Xon de Ros y Gloria Crespo, así como de la comisaria de la exposición, María José Salazar.

María Blanchard
16 de octubre de 2012 - 25 de febrero de 2013
(Edificio Sabatini / Nouvel)
Museo Reina Sofía - Madrid



María Blanchard
Composición cubista-naturaleza muerta verde con lámpara, 1916-1917
Óleo sobre lienzo - 92X72 cm
Colección LL-A. Madrid

5.10.12

Costume Drama


From the exhibition “Hollywood Costume,” at the Victoria and Albert Museum: Cate Blanchett’s regalia from Elizabeth, Charlie Chaplin’s getup from The Tramp, Kate Winslet’s ship-boarding ensemble from Titanic, Christian Bale’s Batman suit from The Dark Knight Rises, Meryl Streep’s coat from Out of Africa, Brad Pitt’s Fight Club outfit, Ginger Rogers’s dress from Lady in the Dark, Marilyn Monroe’s fur stole and sequined shift from Some Like It Hot, Judy Garland’s “Dorothy” dress from The Wizard of Oz, and Gwyneth Paltrow’s Elizabethan frock from Shakespeare in Love.

3.10.12

Egon Schiele en el Museo Guggenheim Bilbao

La exposición Egon Schiele propone una completa aproximación al universo de este gran expresionista austriaco, principalmente a través de sus dibujos, gouaches y acuarelas. Las obras sobre papel que integran la muestra proceden de la Albertina de Viena, institución que atesora una de las colecciones de obra gráfica más amplias y significativas del mundo.

Cerca de un centenar de trabajos revelan la evolución estilística del artista: desde su producción temprana realizada durante su formación en la Akademie der bildenden Künste (Academia de Bellas Artes de Viena), pasando por las obras en las que la influencia de Gustav Klimt y el Modernismo vienés están más presentes, hasta sus innovadores trabajos caracterizados por su ruptura con el naturalismo, que se distinguen por el radical empleo del color y la inclusión de nuevos y desconcertantes motivos, como el desnudo erótico explícito.

Egon Schiele desarrolló un estilo muy personal dentro del tratamiento decorativo de las superficies y las fluidas líneas ornamentales que eran propias de la Secesión vienesa. El uso expresionista del lenguaje corporal, los gestos y la mímica responden a la influencia de la fotografía clínica que documentaba los síntomas de la “histeria” que manifestaban las pacientes del doctor Jean-Martin Charcot, del hospital de la Salpêtrière de París; también se inspiran en la fotografía erótica del estudio de Otto Schmidt. Schiele libera la representación erótica del desnudo femenino de las ataduras de la caricatura o de la finalidad pornográfica, eliminando el histórico antagonismo entre lo bello y lo feo y otorgando al desnudo femenino un nuevo y diferente protagonismo en el arte. También el cuerpo enfermo y la desintegración patológica de la personalidad se elevan en su obra a la categoría de arte.

A través de todos los temas presentes en su producción —paisajes, flores, representaciones de niños y niñas, desnudos, retratos y autorretratos—, la muestra Egon Schiele ofrece un amplio recorrido por la trayectoria creativa de esta relevante figura del arte de principios del siglo xx, que falleció de forma prematura a la edad de 28 años.

Guggenheim Bilbao
Egon Schiele
2 de octubre, 2012 — 6 de enero, 2013

Egon Schiele
Autorretrato con chaleco amarillo, 1914
Colores opacos y lápiz, sobre papel japonés
48,2 x 32 cm - Albertina, Viena, inv. 31157

17.9.12

Valentino for the New York City Ballet

Valentino Garavani is working on the costumes he designed for the New York City Ballet Fall opening.

Photo: CHRISTOPHER ANDERSON/MAGNUM

Photo: CHRISTOPHER ANDERSON/MAGNUM

 Photo: CHRISTOPHER ANDERSON/MAGNUM

  Photo: CHRISTOPHER ANDERSON/MAGNUM

Star Wars - musées des Arts Décoratifs

 « une des raisons pour laquelle j’ai fait star wars a été d’encourager les jeunes à développer leur imagination et faire preuve de créativité. Les jouets ne leur permettent pas seulement de rejouer les scènes du film mais les incitent à en créer de nouvelles et à devenir eux-mêmes conteurs. » George lucas

La Galerie des jouets du musée des Arts Décoratifs présente Les jouets Star Wars, du 4 octobre 2012 au 17 mars 2013, une exposition qui retrace trente-cinq ans de l’histoire des jouets et des produits dérivés de cette saga. Elle est l’occasion de révéler cette incroyable production ludique qui ne cesse de se transmettre de génération en génération.

La richesse de l’univers créé par George Lucas a engendré une très grande quantité de jeux, jouets, bandes dessinées et produits dérivés en tous genres. L’exposition dévoile, dans une scénographie du collectif H5, une sélection de quatre cents jouets et objets issus principalement des gammes de figurines du fabricant Hasbro et de sa filiale Kenner.

Présenté dans l’ordre chronologique de la sortie des films, cet ensemble couvre également diverses étapes, du prototype au produit final, permettant aux visiteurs de découvrir les secrets de fabrication de jouets parmi les plus populaires de tous les temps.

Commissaires :
  • Dorothée Charles , conservatrice en charge du département des jouets, Les Arts Décoratifs, Paris et Laura Gaudenzi , stagiaire
  • Benjamin Fleurier, directeur des archives de ScienceFictionArchives.com
  • Patrice Girod, directeur des expositions de ScienceFictionArchives.com
  • Arnaud Grunberg, créateur et directeur de ScienceFictionArchives.com
  • Scénographie : H5 (R. Cazadamont & E. Prévot )

Star Wars
Du 4 octobre 2012 au 17 mars 2013
les arts décoratifs - Paris



Early Bird Package avec 4 figurines, États-Unis, 1978, Kenner, fabricant, collection ScienceFictionArchives.com France


Peluches Chewbacca, Princesse Kneesaa (Ewok), R2-D2 et Jawa, États-Unis, de 1978 à 1983, Kenner, fabricant, collection ScienceFictionArchives.com France
Masque de C-3PO, France, 1978, César, fabricant, Collection ScienceFictionArchives.com France

15.9.12

Imogen Cunningham

Imogen Cunningham fue una fotógrafa visionaria con una larga trayectoria artística y un gran reconocimiento por la calidad e innovación constante de su obra. Trabajadora incansable, siempre estuvo dispuesta a explorar diferentes técnicas fotográficas para acometer nuevos proyectos, lo que le llevó a crear una producción artística prolífica y original.

La exposición, organizada con la colaboración de La Fábrica, ofrece una nueva reflexión sobre su obra y examina la amplia gama de facetas creativas que han dado forma a una trayectoria artística y vital que recoge más de setenta años de trabajo. 

Imogen Cunningham
del 18/09/2012 al 20/01/2013
Fundación Mapfre
Sala Azca


Photographs © The Imogen Cunningham Trust

Martha Graham I, 1931 © The Imogen Cunningham Trust